U ovom tekstu pokušava se ukazati na važne
dosege snimateljskog umijeća tijekom povijesti filma, zaključno
sa završetkom 20. stoljeća. Poznavatelji filma sigurno
će zamjeriti što nisu zastupljeni neki istaknuti redatelji
i njihovi filmovi, ali prednost je dana onim autorima koji
su veliku pozornost pridavali filmskoj fotografiji. Naglašavamo
da je riječ o vrlo sažetu pregledu, ni približno sveobuhvatnu,
i stoga se može promatrati jedino kao skica za budući rad
o svjetskim snimateljskim dosezima u području igranoga
filma.
Auguste i Louis Lumière
Pronalazak je fotografije (1839)
iza nas. U Francuskoj, u Lyonu, Antoine Lumière proizvodi
fotografske ploče, toliko potrebne svima onima koji su
željeli fotografirati, ali i trajno zadržati snimke. Znakovito
prezime Lumière u prijevodu znači svjetlo, a gospodin Lumière
imao je dva sina čiji će život biti itekako povezan sa
svjetlošću.
|
Izlazak radnika iz tvornice Lumière,
braća Lumière, 1895. |
Auguste (1862-1954) i Louis Lumière (1864-1948)
u očevoj tvornici temeljito su ovladali fotografskom tehnikom,
a osobito laboratorijskim procesima, te su samostalno izumili
i niz fotografskih proizvoda. Braća su se idealno nadopunjavala
jer je Auguste u središte zanimanja stavljao kemiju, a
Louis tehniku snimanja. Godine 1894. prvi su put vidjeli
u Parizu Edisonov kinetoskop, kutiju, odnosno
kino za jednog gledatelja. Vrpca (film) sadržavala je 600 sličica, bila je široka
35 mm, a projicirala se brzinom od 40 sličica u sekundi. Sva nesavršenost izuma
(neoštra, drhtava i tamna slika) nadvladana je golemim zanimanjem gledatelja
za žive slike.
Te činjenice bila su itekako svjesna i braća Lumière.
Svim žarom počeli su razmišljati o tome kako pokretne slike
(od tada se počinje rabiti i naziv kinematograph zatim movies)
prikazati što većem broju gledatelja, i pritom postići
i komercijalni učinak. S obzirom na vlastitu tvornicu,
pitanje troškova nije bilo primarno.
Spoznaje su temeljili na radovima pionira u filmskoj tehnici
(tzv. kronografiji)
J. E. Mareyja, G. Demenyja i O. Anschütza. Po napucima
Louisa Lumièrea, glavni mehaničar u njihovoj tvornici,
Moisson, konstruirao je prvu filmsku kameru, Cinématographe.
Preuzeta je od Edisona vrpca širine 35 mm, ali je izmijenjena
brzina snimanja. Iznosila je 16 sličica u sekundi. Za tu
brzinu odlučili su se stoga što je već 1836. belgijski
znanstvenik Joseph A. Plateau u djelu Zakoni stroboskopskog
efekta uočio da je upravo 16 sličica u sekundi dostatno
da se u ljudskom oku proizvede efekt prividnoga kretanja.
Da bi se to događalo što kvalitetnije, braća su ugradila
intermitentni, međuzastojni transportni mehanizam, tzv.
hvatalju (Greifer). Tim je osigurana oštra i stabilna
slika. Emulzija koja se rabila za snimanje proizvedena
je u Lyonu, s time da je bila osjetljivija od one kojom
se koristio G. Estman u Rochesteru.
|
Nesnošljivost, D. W. Griffith,
1916. |
Filmski uređaj braće Lumière i mehaničara Moissona nije
služio, kao što se to može pretpostaviti, samo za snimanje,
nego je to ujedno bio uređaj za kopiranje materijala i
projekciju.
Pri kraju jednog radnog dana 1894. braća Lumière postavila
su kameru pred izlazna vrata svoje tvornice i snimila izlazak
radnika. Bio je to La sortie des ouvriers
de l’usine Lumière (Izlazak radnika iz tvornice Lumière).
Sam izum prihvaćen je 13. veljače 1895. na patentnom
uredu, da bi 22. ožujka 1895. braća pred odabranom publikom
(članovima društva za unapređivanje nacionalne industrije)
pokazala kako funkcionira. U to vrijeme uređaj se zove Cinetoscope de projection,
što je ponukalo edisonovce na prosvjed, jer su se pribojavali
zamjene naziva s kinetoskopom. Zato su se braća odlučila
na naziv Cinematographe. Do
siječnja 1896. proizvedeno je dvjestotinjak primjeraka
tog uređaja. Posebna atrakcija bilo je snimanje kongresa
fotografskoga društva u Lyonu, a snimke su sudionici gledali
na projekciji već drugi dan.
Braća Lumière počela su snimati niz filmova, kao L’arroseur arrosé (Poliveni
poljevač), prvu slapstic-komediju o poljevaču,
zatim Demolition
d’un mur (Rušenje zida), trik-film o zidu
koji se sam podiže i gradi iz hrpe srušene zgrade i
mnoge druge. Stvorili su dostatan fond filmova za prvu
javnu komercijalnu projekciju 28. prosinca 1895.
Uskoro je njihov program, sastavljen od sedamnaest kratkih
filmova, trajao oko pola sata. Nalazili su se tu i filmovi
koji su prikazivali ulazak vlaka u postaju, jahačke vještine,
ali i prizore iz obiteljskoga života, primjerice kartanje
(u tom filmu glumi Louis osobno), zatim zajutrak (u kojem
su uz Augusta snimljeni i njegova supruga i dijete) i drugi.
Veliko zanimanje gledatelja za filmove dovelo je do toga
da je već 1897. u katalogu zabilježeno 358 naslova. Angažirani
su i prvi profesionalni snimatelji, koji su osim duljih
reportaža snimali i povijesne kostimirane filmove, pa povjesničari
filma procjenjuju da je u toj produkciji ukupno nastalo
oko tisuću i četiristo filmova. Međutim, sve to nije bilo
dovoljno da braća Lumière 1897. ne prodaju sva prava na
svoj izum tvrtki Pathé-Frères.
Već njihov film L’arriveée d’un train en gare de La Ciotat (Ulazak
vlaka u postaju La Ciotat) sadrži sve filmske planove.
Film počinje s dolaskom vlaka iz daljine i snimkom ljudi
na peronu (total), vlak se zaustavlja (polutotal), a
putnici koji silaze i ulaze u vlak vide se iz polubližega
plana, odnosno blizih planova kad pojedinci prolaze mimo
kamere. Raznoliki planovi dobiveni su kretanjem osoba
i objekata prema statičnoj kameri. Lumièreovi snimatelji
poznavali su i montažu, jasno u najjednostavnijem obliku,
primjerice u filmu koji je prikazivao život i rad vatrogasaca
iz 1896. Tu vidimo dolazak vatrogasnih kola, gašenje
vatre i spašavanje jedne osobe. Međutim, oni građu poglavito
prikazuju na reportažan, dokumentaristički način, jer
uglavnom nisu pričali priče. U povijesti filma ostat
će zabilježeni kao izumitelji filmske tehnike za snimanje
i projekciju, ali i kao osobe koje su otvorile put filmu
kao novom sredstvu masovne komunikacije.
Méliès i ostali
Priča je ono što zanima jednoga drugog pionira — Georgesa
Mélièsa (1861-1938). On u filmovima teži trikovima, jednostavnoj
glumi, aranžiranju prizora pred kamerom, onom što bismo
mogli nazvati igranim filmom, ali sve to na veoma
kazališni način. Méliès je izvanredno poznavao mogućnosti
filmskoga trika, od dvostrukih i višestrukih ekspozicija,
promjene brzine snimanja, stop-snimke, do kombinacije maketa
i likova. U šesnaest godina djelovanja, do 1911, snimio
je više od petsto filmova, od kojih su mnogi ručno kolorirani
sličicu po sličicu.
George Albert Smith (1864-1959), zanimanjem fotograf,
zanimljiv je po tome što je također rabio brojne trikove,
a osim toga i filmski plan-detalj (poznat je po filmu Bakino povećalo iz
1900).
U prvom desetljeću kinematografije javlja se i Edwin
S. Porter (1869-1941), koji je zamišljao, režirao i snimao
filmove. U počecima djeluje kao snimatelj, pa tako dolazi
i do Edisona, kojem prodaje svoje filmove. Poznat je po Velikoj
pljački vlaka (1903), filmu koji je snimateljski
važan po uporabi krupnoga plana. Upravo Porter prvi otvara
pitanje kojem ćemo se poslije češće vraćati, a to je:
što je prinos redatelja, a što snimatelja u pojedinom
filmu, o čemu odlučuje redatelj, a o čemu snimatelj.
Porter je spoznao (kao redatelj ili snimatelj?) da izbor
kuta snimanja, položaja kamere i kompozicije kadra treba
biti podređen radnji, a da ne ovisi o trenutačnu redateljevu
ili snimateljevu nadahnuću.
Filmska tehnika nakon Lumièrea i Mélièsa
Prvobitno se rabi kamera koja je bila izum braće Lumière
(naknadno mijenja ime u Proffesional), a 1908. u Francuskoj
se pojavila nova kamera Debrie Parvo, prva 35 mm kamera
s koaksijalnim kasetama (zadržala se sve do pedesetih godina).
Godine 1911. u Engleskoj je proizvedena prva refleksna
filmska kamera Newman Sinclair. Godinu poslije na tržištu
SAD pojavljuje se kamera BelI&Howell
Studio, koja ima takozvani revolver za četiri objektiva,
a smatra se jednom od najuspješnijih konstrukcija 35 mm
kamera.
Negdje do 1912. teško je bilo što točnije reći o filmskom
materijalu na kojem se snima. Poznato je da su filmove
za snimanje proizvodile tvrtke Schering u Njemačkoj, Kodak
i Blair u SAD, Lumière u Francuskoj te John H. Smith u
Švicarskoj. Godine 1906. u Berlinu Agfa je imala mali pogon
za proizvodnju filmova za kopiranje, koji je 1910. prerastao
u veliku tvornicu.
Svi filmovi bili su ortokromatski, a to znači da nisu bili
jednako osjetljivi za cjelokupan spektar, pa u crno-bijeloj
snimci nije dobiven vjeran tonski prikaz. Poslije se počinju
proizvoditi pankromatski filmovi koji više nisu imali taj
nedostatak, ali su bili niže osjetljivosti (12 do 25 asa).
To je bio jedan od bitnih razloga što se filmovi pretežno
snimaju u eksterijeru ili eventualno u studijima sa staklenim
krovom, kako bi se optimalno iskoristilo postojeće svjetlo.
To je stvaralo brojne poteškoće jer se mijenjao smjer svjetla
ovisno o položaju sunca, pa su se snimatelji u takvim situacijama
snalazili tako što su gradili pokretne podove. Tek se poslije
pojavljuje umjetna rasvjeta.
Billy Bitzer
S pravom se može reći da je prvi
veliki snimatelj u povijesti filma Billy Bitzer (1872-1944),
najpoznatiji po suradnji s D. W Griffithom. Iako o tome
postoje raznoliki podaci, smatra se da je snimio oko 520
filmova (internet: IMDb) različite duljine. Kad se govori
o Griffithu, često se ističe da je upravo on prvi otkrio
izražajnost svjetla i sjene. Bitzer je još 1899, snimajući
boksački okršaj, postavio iznad ringa oko 400 rasvjetnih
tijela i tako, tvrdi se, prvi rabio umjetnu rasvjetu. Koliki
je bio njegov utjecaj na Griffitha, teško je dokučiti.
Zna se, međutim, da je najčešće snimao Pathé kamerama,
da je bio iznimno inventivan (radio je razne preinake na
kamerama, smišljao trikove i slično), volio je snimati
pokretnom kamerom i drugo.
|
Da živi Meksiko, Sergej M. Ejzenštejn,
1932. |
U filmu Rađanje jedne nacije (D. W. Griffith,
1915) Bitzer se odlikuje ekspresivnim, kompozicijski vrlo
zanimljivim kadrovima (to jednako vrijedi za široke planove
i za detalje), smislom za pronalaženje dramski opravdanih
rakursa, ali i korištenjem panoramskih pokreta. U tom filmu
za pokrete kamere rabi i dolly-kolica.
Snimajući Nesnošljivost (D. W. Griffith, 1916) isključivo
pri postojećem svjetlu posebice se istaknuo u prizorima
potjere automobilom, koristeći se pritom svim poznatim
tehničkim sredstvima. Osim toga rabio je u filmu posebno
konstruirana kolica visoka 14 metara, a snimao je i iz
balona. Povjesničari filma (Sadoul) tvrde kako je to prvi
slučaj da se kamera odvojila od tla i podignula u visine,
poglavito kako bi mogla snimiti masovne prizore i divovsku
scenogafiju (Babilon).
Bitzer je uveo (često slučajno) brojne važne izume i
postupke, snimao je pri postojećem svjetlu (prizor plamena
u Rađanju jedne nacije), hrabro
se odlučio snimati pri svjetlu svijeće, u zoru i sumrak,
među prvima rabio je mekocrtač, odtamnjenje i zatamnjenje,
maskirao je dijelove slike, koristio tzv. iris kako bi
mijenjao vidno polje, posebnu je pozornost obraćao na šminku,
a uveo je i niz drugih novina.
|
Kabinet doktora Kaligarija, Robert
Wiene, 1920. |
Kad smo već spomenuli umjetnu rasvjetu i pokrete kamere,
te povijesne prioritete koji pripadaju nekim snimateljima,
valja barem usputno spomenuti da umjetno (građeno) svjetlo
pronalazimo u filmovima i prije Griffithovih velikih djela.
Koliko je to ovisilo o redatelju, a koliko o snimatelju,
teško je točno utvrditi. Primjerice znamo da je redatelj
G. Pastrone u svom filmu Cabiria (1914) rabio umjetnu
rasvjetu (snimatelj je bio S. Chomon), a to je činio i
francuski redatelj L. Perret.
Oslobođenje kamere od statičnosti prvobitno je vidljivo
u radu snimatelja-pionira Promioa (1896), zatim britanskog
redatelja A. Collinsa (1903), kod G. Pastronea u njegovim
povijesnim filmovima (1914).
Rusi i Skandinavci
U zlatnom dobu sovjetskoga filma istaknula su se četiri
snimatelja: Mihail Arkadjevič Kaufman (1897-1980), Anatolij
Dmitrijevič Golovnja (1900-1982), Daniil Porfirjevič Demucki
(1883-1954) te slavni Ejzenštejnov suradnik Eduard Kazimirovič
Tissé (1897-1961). Poslije, u razdoblju zvučnoga filma,
pridružuje im se Andrej Nikolajevič Moskvin (1901-1961).
M. A. Kaufman brat je poznatoga snimatelja Borisa Kaufmana
te slavnoga ruskog redatelja Dzige Vertova, za kojega snima Kino-oko (1924)
i Čovjeka
s kinokamerom (1928). U tim filmovima daje prednost
dokumentarističkoj fotografiji, tehnici skrivene kamere,
ali rabi i sve poznate filmske trikove koji se mogu dobiti
radom kamere (transformacija vremena, višestruke ekspozicije
i drugo).
|
Građanin Kane, Orson Welles, 1941. |
Golovnja svoju snimateljsku karijeru poglavito veže uz
redatelja V. Pudovkina. Tvorac je tzv. dramatičnoga svjetla
i majstor osvjetljavanja krupnoga plana, vrstan u rješavanju
likovno-kompozicijskih zadataka, u odabiru funkcionalnih
kutova snimanja, gotovo uvijek izbjegavajući sve što djeluje
naturalistički. Moglo bi se stoga reći da je majstor fotografske
stilizacije.
Demucki se pak vezao uz Dovženkov opus. Nazivaju ga pjesnikom
prirode. Pri snimanju osoba, u njegovu kadru uočavamo vrstu
tzv. rembrandtovskog osvjetljenja, često kombinirana s
rabljenjem mekocrtača. On je također sklon svemu likovnom
u filmskoj fotografiji, posebice u kompoziciji kadra. U
Dovženkovom filmu Zemlja (1930)
snimkama krajolika postiže maksimalnu liričnost.
Tisse pripada među najpoznatije snimatelje uopće, a posebice
je važan kao suradnik S. M. Ejzenštejna. S njim je u razdoblju
od 22 godine (1923-1945) snimio devet filmova.
U filmu Štrajk (1924) njegovu fotografiju odlikuju
dubinski kadar, neobični rakursi, vješto građeno svjetlo,
kojim se podiže dramatičnost prizora. U filmu Oklopnjača
Potemkin (1925) Tissé statičkim kadrovima odeskih
stuba, probranim kompozicijama i kutovima snimanja uspijeva
stvoriti izrazitu dramsku napetost, s time da je kamera
pokretna samo u prizoru vožnje prema stubama. Ovdje rabi
i kameru iz ruke, što filmu daje dokumentarističko obilježje.
Nedovršeni film Da živi Meksiko (1932)
najbolji je primjer kombinacije snage Ejzenštejnove režije
i Tisséovih slika. Riječ je o fotografiji profinjene
likovne kulture. To bi se jasno moglo reći i za druge
filmove koje je snimio, primjerice za Aleksandra Nevskog (1938).
Brojni su načini kojima je Tissé pojačavao vizualne i
emotivne komponente filma, iskazujući poseban umjetnički
ukus, maštovitost i intuiciju.
Andrej Moskvin — za razliku od Golovnje i Tissea, koji
su preferirali grafiku, maksimalnu jasnoću i jednostavnost
vizualne forme — teži dinamičnosti i poetičnosti. Majstor
je kompozicije i svjetla (trilogija o Maksimu Gorkom).
Potvrdio se snimajući interijerne kadrove za Ivana Groznog (1944-1946)
u suradnji s Tisséom, koji je bio zadužen za eksterijer.
Tu je očarao sugestivnim kompozicijama i svjetlosnim efektima
koji su izgledali kao u ekspresionističkim filmovima (sjene
na zidu). Za njegovo osvjetljavanje krupnih planova glumaca
Ejzenštejn je rekao da je to ’svjetlosna formula lika’.
Poslije je cijenjen zbog fotografije u filmu Dama
s psićem (1960).
Početkom dvadesetih godina veliku važnost imaju skandinavske
kinematografije. U Danskoj, Švedskoj, Nizozemskoj, Finskoj
i na Islandu snimaju se nacionalne sage i adaptiraju velika
djela Strindberga, Andersena i Selme Lagerlof. Victor Sjöström,
Mauritz Stiller i Carl Theodor Dreyer najpoznatiji su redatelji.
Oni teže napuštanju studija i snimanju na otvorenom, u
izvornim krajolicima. Prema ’švedskoj školi’ priroda nije
samo kulisa za radnju, nego služi i kao odraz ljudskih
emocija. Primjerice, u filmu redatelja Sjöströma Fantomska kočija (1921),
najpoznatiji snimatelj tog vremena i podneblja Julius Jaenzon
(1895-1961) krajoliku pridaje romantično-mističan ugođaj,
svjetlom iskazuje vezu čovjeka, njegovih emocija i snagu
prirode, postiže lirski naturalizam. Optički trik, kao
što je dvostruka ekspozicija, postaje uvjerljivo dramsko
sredstvo, jer se njime iskazuju snovi, vizije i unutrašnje
borbe junaka. Jaenzon je još snimio Sjöströmove Berg
Eyvind i njegova žena (1918), Ingmarovi sinovi (1919),
a valja još istaknuti Stillerova djela Blago gospodina Arnea (1919), Priča o Gęsti
Berlingu (1924).
Njemački ekspresionizam
Redatelj Robert Wiene 1919. režira film Kabinet doktora Caligarija.
Snimatelj je bio Willy Hameister. Taj film, snimljen u
ekspresionističkom stilu, karakterističan je, osim po specifičnoj
tematici, i po radikalno novim vizualnim efektima. Nešto
ranija pojava kubizma u slikarstvu našla je u ovom filmu
plodno tlo, posebice u scenografiji (H. Warm i W. Ręhrig).
Nagnute zgrade, deformirani prozori, sužene ulice stvarale
su prijeteći ugođaj. Kadrovi su pomno komponirani, uz velik
prinos svjetla, no u svemu tome osjeća se statična fotografija
(u SAD u to se vrijeme sve češće rabe kolica za vožnju
kamere). Film je postao grafika, dosta je ukočen. Glumci
se prilagođavaju strukturama i linijama u kadru, kulisama
i dekoru.
Važan je film Nosferatu (1922) redatelja Murnaua.
U tom prvom ozbiljnijem filmu strave snimatelj je Fritz
Arno Wagner. Često rabi ekstremne kutove snimanja, a neobične
su promjene razine snimanja (nezaboravni snimci putovanja
Nosferatove kočije kroz šumu).
Njemački snimatelji toga razdoblja, ponajprije Karl Freund,
Carl Hoffmann, Fritz Arno Wagner, Rudolf Maté, GĂnter Rittau,
Franz Planer, Eugen SchĂfftan i Guido Seeber, nalaze se
u procijepu koji je jednako aktualan i danas: snimati komercijalne
filmove ili maksimalno razvijati svoju umjetničku individualnost?
Naime, u Njemačkoj se više nego u drugim zemljama u to
doba raspravljalo o filmskoj estetici, o važnosti kamere
u filmu, o svjetlu i slično. Izlazio je i stručni časopis Die
Filmtechnik od 1925, i to kao dvotjednik. Sve je
to razumljivo, jer Njemačka u dvadesetim godinama ima
najzanimljivije filmske snimatelje na svijetu. Za takvu
ocjenu nije bio presudan samo rad sa svjetlom, nego uskoro
i uporaba dinamične kamere.
U filmu Posljednji čovjek (F. W. Murnau, 1924)
snimatelj Karl Freund (1890-1969) kamerom prodire u samo
zbivanje. Kamera prolazi kroz prostor, stvara dubinu,
omogućava da gledatelj osjeti što je blizu, a što daleko.
Svjetlo sada ne osvjetljava samo kulise, nego se njime
postiže plastičnost, dubina prostora, stvara se ugođaj.
Iz ekspresivnog slikanja sjena nastala je režija svjetlom,
koje postaje bitan izražajni element.
Freund kamerom Debrie-Pavro snima prvi kadar filma spuštajući
se dizalom u predvorje hotela, zatim prolazi predvorjem
i izlazi iz hotela na ulicu. Sve u jednoj vožnji. Iz filmova
relativno novije produkcije prisjetimo se slična redateljsko-snimateljskog
rješenja iz Hitchcockova filma Mahnitost (1972).
U jednoj drugoj sceni vratar (Janings), glavni lik filma,
nešto više pije, a Freund kameru montira na Janingsovo
tijelo kako bi snimio kadrove iz njegova motrišta.
Nezaboravni su prizori i u filmovima Varijete (1925),
kamera snima cirkusku arenu iz perspektive akrobata i postaje
jedan od junaka filma, te u Metropolisu (1927).
U Langovu filmu vizija grada budućnosti prikazana je monumentalnom
scenografijom, ekspresionističkom izgradnjom svjetla te
primjenom tehnike animacije. Snimajući sličicu po sličicu
animirani su sitni modeli automobila i zrakoplova. Rabljenesu
i stražnje projekcije (za njih je bio zadužen GĂnter Rittau).
Do izražaja je došao i izum Eugena SchĂfftana sa zrcalima,
čime je omogućena kombinacija realnih zbivanja i trikova
(rabljenje maketa).
U filmu Tajna jedne duše (1926) redatelja G. W.
Pabsta i snimatelja Guida Seebera istraživale su se mogućnosti
višestrukih ekspozicija sa svrhom da se gledateljima dočaraju
snovi. Rezultat je bio čudesan.
Međutim, u to vrijeme pojavljuje se još jedan veliki nijemi
film, Dreyerovo Stradanje
Ivane Orleanske (1928), koji je snimio Rudolf
Maté. To je film stroga vizualnog stila, koji se odlikuje
izrazitim crno-bijelim kontrastom (na pankromatskom filmskom
materijalu), ekspresivnim krupnim planovima, rakursima
i dugim vožnjama. Riječ je o stilizaciji visokoga stupnja.
Godine 1929. dodijeljen je prvi Oscar za kameru.
Dobio ga je dvojac Charlie Rosher i Karl Struss za fotografiju
u filmu Zora (F. W. Murnau, 1927).
Tehnička opremljenost
Dvadesete godine značile su i preokret u tehnici studijske
rasvjete. Do toga je vremena, naime, rasvjeta u filmu trebala
nadasve učiniti vidljivim prizor i zato osigurati dovoljnu
količinu svjetla za niskoosjetljive filmove. Sada se, međutim,
svjetlom želi postići i nešto više, stvoriti tzv. filmsko svjetlo, koje
ima posebne izražajne mogućnosti. Kod eksterijernih snimaka
uvijek se nastoji smanjiti kontrast sunčeva svjetla s pomoću
raznih difuzora, a za osvjetljavanje
krupnih planova lice se dosvjetljava srebrnastim blendama,
koje se rabe još i danas. Rasvjetna tijela (reflektori)
imaju ugrađenu leću, čime se mogu postići svi željeni svjetlosni
efekti, što se u filmskoj praksi zadržalo do pedesetih
godina prošloga stoljeća.
Belgijska tvornica Gevaert 1925. počinje proizvodnju
kinofilmova. Uz osjetljivije ortokromatske negativske filmove
počinje proizvoditi i Negativ-Pan-23-Film. Broj 23 oznaka
je osjetljivosti u Scheinerima, što odgovara vrijednosti
od ASA 12.
Zvuk i kamera
S uvođenjem zvuka strah nisu doživjeli
samo glumci, nego i snimatelji. Kamere su bile glomaznije,
vrlo teške i nepraktične za rukovanje. Snimatelji strepe
da se kinematografija ponovno ne vrati svojim počecima
— statičnosti.
Prvih godina zvučnoga filma nezaobilazan
je redatelj Joseph von Sternberg (1894-1969). Posebice
je važan njegov film Plavi anđeo (1930).
Za kamerom je bio GĂnter Rittau. Zanimljivo je da je kamera
bila vrlo pokretna. Veći dio filma snimao se nijemo, a
poslije je naknadno sinkronizirano. Od snimateljskih izražajnih
sredstava poglavito se ističe svjetlo. Rittau, pod očitim
utjecajem ekspresionizma, nastojao je u Sternbergovu filmu
graditi svjetlo u tom stilu, no redatelj se tomu opirao
i zastupao koncepciju da svjetlo mora biti što je moguće
realističnije.
Unatoč realističnim tendencijama njihova tvorca, Sternbergovi
filmovi obiluju iluzionizmom. Sve do posljednjega djela,
filma Anatahanska priča (1953),
u kojem je Sternberg i snimatelj, uvijek je snimao u studiju.
Na taj je način mogao najbolje nadzirati svjetlo. Svjetlosno
su najekspresivniji njegovi filmovi Maroko (1930), Ekspres
za Šangaj i Plava Venera (oba iz 1932), u
kojima postiže egzotičan ugođaj. Snimatelj koji je najčešće
surađivao sa Sternbergom bio je Lee Garmes (1898-1978),
koji je za film Ekspres za Šangaj nagrađen Oscarom.
Pišući o prvim danima zvučnoga filma nikako se ne smije
zaobići film redatelja Fritza Langa i snimatelja Fritza
Arna Wagnera M (1931), koji vrsno povezuje
ekspresionistički i realistički vizualni izraz.
|
Rašomon, Akira Kurosawa, 1950. |
Tih godina (1932) ponovno se javlja Dreyer i snima još
jedan nijemi film (poslije ozvučen) Vampir. Snimatelj
Rudolf Maté donosi magične kadrove koji odišu tjeskobom
i latentnom opasnošću. Priča se koleba između sna i zbilje,
a tomu se prilagođava i kamera. Fotografija se poglavito
služi svjetlom, i to naglašenim kontrastom crnog i bijelog.
Upravo na tom elementu počiva odnos realnog i fantastičnog.
Zanimljiv je i nastanak efekta raspršena svjetla u filmu Vampir. Tijekom
snimanja jedna kaseta s filmom propuštala je svjetlo, tako
da je film djelomice osvijetljen (dobio je mrenu). Dok
bi to inače stvorilo paniku u ekipi, Dreyer i Maté iskoristili
su to u izražajne svrhe, pa je ta greška postala dio snimateljskoga
stila.
Važna su i snimateljska dostignuća u plesnom filmu, mjuziklu.
Koreograf B. Berkeley (1895-1976) ime je stvorio pronalaskom
ornamentalnih, kaleidoskopskih baletnih inscenacija. Plesačice
plešu tako da tvore geometrijske oblike, a prizor je sniman
s više kamera. Posebice su efektne vožnje kamere i prizori
snimljeni iz gornjega rakursa, često iz ptičje perspektive.
Gledatelj tek nakon nekoliko sekundi zapaža da se i plesačice
kreću. Njegovi su vizualno najatraktivniji filmovi 42 ulica i Kopačice
zlata (oba iz 1933) te Dame (1934). Prvi i
drugi snima Sol Polito, a posljednji zajednički Sid Hickox
i George Barnes.
U isto vrijeme (1934) slavni dokumentarist R. Flaherty
(1884-1951) režira i snima dokumentarac s elementima igranog
filma Čovjek s Arana. Za snimanje je
rabio 35 mm kameru na pero Newman Sinclair. Njegova fotografija
ima sva ugođajna obilježja, pri čemu se nikad ne zapostavlja
točno bilježenje zbiljskoga događanja.
Film u boji
O boji u filmu ovdje ćemo govoriti vrlo sažeto.
Već od prvih dana kinematografije nastojalo se slici pridodati
boju (kao i zvuk). Prvobitno se to činilo ručnim koloriranjem
filmskih vrpci, da bi Pathé 1905. u Francuskoj uveo tehniku
toniranja s pomoću maski i šablona. Slijedi proizvodnja
pretkoloriranih pozitivskih filmskih vrpci (Agfa i Kodak).
Uporaba toniranja ustalila se tako što je, primjerice,
eksterijerni noćni snimak bio plav, danji eksterijer u
zelenoj boji i slično.
Američki inženjer njemačkog podrijetla Herbert T. Kalmus
počeo je još 1915. u Bostonu istraživanje dvobojnoga filma
(velik uspjeh imao je igrani film The
Toll of the Sea iz 1922). To je bila kombinacija
kolor-filtriranja i obojenoga tiska na filmskoj vrpci.
Kamerom prolaze dvije vrpce koje su eksponirane kroz
isti objektiv, ali kroz dva različita filtra (crveni
i zeleni). No, kako slika nije bila prikladne kakvoće,
postupak je napušten, a boja je kao postupak u filmu
neko vrijeme praktički zaboravljena.
Kalmus međutim istražuje dalje i nastaje nova technicolor-metoda
s trima negativima u kameri — svaki osjetljiv na drugu
boju (dio spektra). Pri razvijanju, osvijetljeni tamni
dijelovi slike ističu se i doimaju poput reljefa. Ti reljefi
poslije se rabe kao klišeji za pojedinu boju i tiskaju
se na pozitivski film jedan za drugim i jedan preko drugoga.
Nastaje trobojna slika. Prvi film u toj tehnici bio je Becky Sharp (1935).
Prvi dvobojni, ali i prvi trobojni technicolor-film
snimio je Ray Rennahan (1896-1980). Technicolor je
na neki način do današnjih dana najopstojniji kolor-proces,
što se posebice odnosi na trajnost boja i njihovu zasićenost.
No, ta tehnika snimanja i izrada kopija vrlo je skupa.
Prve technicolor-kamere
bile su vrlo glomazne i glasne, pa se njima snimalo samo
nijemo. Kamere za tonsko snimanje sličile su velikim ormarima,
djelovale su čudovišno i bile su teško pokretljive. Kad
se pomno analiziraju filmovi snimljeni u toj tehnici, moguće
je zapaziti da se radnja odigrava u studiju, kadrovi su
statični i znatno dulji.
U Europi, u Njemačkoj, odabrali su drugi put za filmove
u boji. Željelo se postići da se na jednoj vrpci istodobno
nalaze tri sloja osjetljiva na plavoljubičastu, zelenu
i crvenu boju. Još 1912. R. Fischer riješio je taj problem,
no tek je 1933. mađarskom kemičaru Beli Gasparu uspjelo
proizvesti takav film pod nazivom gasparcolor.
Nakon tog izuma istraživanje se nastavlja, pa je zabilježeno
oko 250 raznih izuma. Godine 1939. javlja se agfacolor,
u to vrijeme uz technicolor najcjenjeniji
postupak. Osjetljivost filma u početku je svega 10 dina,
a dvije godine poslije 15 dina.
Individualni prinosi snimateljstvu: Leni Riefenstahl, Greg Toland, film Casablanca
|
Do posljednjeg daha, Jean-Luc
Godard, 1960. |
Rasprave o filmovima L. Riefenstahl, o njihovoj ’ispravnosti’,
nisu tema našega članka. Sigurno je da su oni, iz pozicije
snimateljstva (kao i filmovi o prirodi, takozvani Bergfilme,
planinski filmovi), vrlo bitni, kako za njemačku, tako
i za svjetsku kinematografiju. Jasno, tu posebice mislim
na Trijumf volje (1935)
i Olimpijadu (1938). Redateljica je vrsno poznavala
moć i mogućnost slike, snagu likovnosti. Glavni snimatelj
u Trijumfu volje bio je S. Algeier
(uz njega bilo je 36 asistenata, a rabljeno je tridesetak
kamera). Osim izražajnih kompozicija, neobičnih rakursa,
redateljica se koristi brojnim pokretima kamere (od snimanja
iz pokretnog vozila do kolica i dizala kojim se kamera
dizala u visinu do 38 metara. Snimatelji su morali vježbati
vožnju na koturaljkama kako bi se u prizor unijelo što
više dinamike.) Film je primjer kako se vizualna poetičnost
može uspješno iskoristiti u promidžbene svrhe.
U filmu Olimpijada teško je ustanoviti tko je
bio glavni snimatelj (u nekim zapisima i na fotografijama
moguće je uočiti dosta bitno značenje W. Frentza). Vrlo
izražajne snimke snimljene su snažnim uskokutnicima, da
se gledatelj optimalno može usredotočiti na sportaša i
njegove radnje. Ništa manju ulogu nemaju ni usporeni snimci.
Svakako treba spomenuti i izvanredan desetominutni prolog
u film, putovanje olimpijske vatre, koji je snimljen na
ortokromatskom negativu, a što je djelo, redateljski i
snimateljski, poznatoga njemačkog fotografa W. Zielkea.
Greg Toland (1904-1948), američki snimatelj koji je 1939.
nagrađen Oscarom za
fotografiju u filmu Orkanski visovi (W. Wyler) i
koji je godinu poslije snimio Fordov film Plodovi gnjeva,
poglavito je cijenjen po ekspresivnu osvjetljenju. Bio
je snimatelj slavnoga filma O. Wellesa Građanin Kane (1941).
Kritiku jednako oduševljava Wellesov način naracije kao
i Tolandova kamera. Toland vrsno vlada dubinskim kadrom
(širokokutnikom), izgradnjom svjetla, neobičnim rakursima
i osmišljenim pokretima kamere. (Nakon toga filma malo
je stigao snimiti zbog prerane smrti. Posebice treba istaknuti Veličanstvene
Ambersonove /O. Welles, 1942/ i Wylerove Najljepše
godine našeg života /1946/,
za koji je također nagrađen Oscarom.)
Vjerojatno je dosta neobično što se u ovom sažetu izborniku
najvažnijih snimateljskih dosega u povijesti filma zadržavamo
na posve prosječnu, ali vrlo popularnu filmu. Želimo li
to priznati ili ne, Casablanca (1942) je film čijih
se kadrova gledatelji najbolje sjećaju. Snimatelj je bio
Arhtur Edeson (1891-1970), autor fotografije u filmovima Bagdadski lopov (1924), Na zapadu ništa novo (1930), Malteški
sokol (1941) i drugih. Film Casablanca cijeli
je snimljen u studiju. To je film ugođaja, snimljen u
crno-bijeloj tehnici, neovisno o tome što je publika
već itekako prihvatila boju (stoga je neshvatljivo da
je danas, uglavnom iz komercijalnih razloga, taj film
koloriran). Sjetimo se samo dvaju filmova u boji koji
su prethodili Casablanki,
primjerice Prohujalo s vihorom i Čarobnjak iz Oza,
oba iz 1939, u režiji V. Fleminga.
Filmska fotografija u filmovima tridesetih i četrdesetih
godina odlikuje se efektnim modeliranjem svjetlom, pomnim
osvjetljavanjem krupnih planova i čestom primjenom objektiva
srednjih žarišnih duljina. Kao najbolja ilustracija rečenoga,
način je snimanja slavne zvijezde Marlene Dietrich. Sredinom
tridesetih godina za nju se rabi takozvano key-light-svjetlo,
a to je naziv za svjetlo koje dolazi iznad glave, s time
da se rabi mekocrtač. Lice se doima suženo, oči
su tajanstvene i naglašene. Za takvo svjetlo pri snimanju
Dietrichove dobrim je dijelom zaslužan i redatelj koji
ju je otkrio, Josef von Sternberg.
Snimatelj Joseph LaShelle (1905-1989) dobiva 1944. Oscara za
fotografiju u filmu Laura (Preminger, 1944). Taj Oscar ističemo
stoga što je u tom filmu prvi put rabljen kranski pokret
kamere, odnosno posebna dizalica koja stvara dinamiku u
kadru i ostavlja dojam ovladavanja prostorom.
Neorealizam
Tijekom toga važnog razdoblja u
povijesti filma snimatelji su težili postizanju maksimalne
realističnosti. Malo se toga unaprijed planiralo. Veća
se pozornost obraćala slučajnim događajima. Stoga je ponekad
upitna kompozicija slike, jasno ako je promatramo sa stajališta
klasičnoga poimanja (primjerice pravila ’zlatnog reza’),
ali zapostavljanjem likovnosti dobilo se na autentičnosti.
Osim toga, često se snima u eksterijeru, u stvarnim, a
ne građenim prostorima.
|
Prošle godine u Marienbadu, Alain
Resnais, 1961. |
Naime u isto vrijeme (od kraja
tridesetih godina negdje do kraja pedesetih) ekipe se povlače
u studije, što je posebice karakteristično za američku
i britansku kinematografiju.
Tome su uzrok technicolor-tehnika i glomazne kamere.
Kad se pak snima crno-bijelo, filmovi su još niske osjetljivosti
(15-18 DIN), što zahtijeva mnogo rasvjete. Sve u svemu,
filmovi djeluju ’kulisoidno’, umjetno, koliko se god snimatelji
trudili da u ostalim sastavnicama filmske fotografije postignu
optimalan učinak. Prisjetimo se samo nekih naslova: I krvnici umiru (F.
Lang, 1943), Kome
zvono zvoni (S. Wood, 1943), Sedmi križ (F.
Zinnemann, 1944), Veliko
iščekivanje (D. Lean, 1946), Sve o Evi (J.
L. Mankiewicz, 1950).
Filmovi koji su izgledali drukčije bili su Rebecca (A.
Hitchcock, 1940) — za kamerom je bio G. Barnes, Kako je bila zelena moja dolina (J.
Ford, 1941) snimatelja A. Millera, Bernardettina pjesma (H.
King, 1943) koju je snimio isti snimatelj, Slika Doriana Graya (A.
Levin, 1945) — za kamerom je bio H. Stradling, Gospođica Julija (A.
Sjöberg, 1950) švedskog snimatelja G. Strindberga, a osobitu
pozornost zaslužuju filmovi engleskog redatelja C. Reeda.
Fotografija u američkim filmovima ’crne serije’
Razvijeni vizualni stil film noira (građeno
svjetlo, niski svjetlosni tonalitet, neobični rakursi,
izražajne kompozicije, dubinski kadrovi i drugo) okupio
je vrsne snimatelje poput Woodyja Bredella, koji je za
kamerom u nizu Siodmakovih filmova, zatim Lee Garmesa,
John F. Seitza (Wilderovi filmovi), Burnetta Guffeya, Johna
Altona (najčešće snima za A. Manna) te Nicholasa Musuracu,
Miltona Krasnera, Rudolpha Matéa i Franza Planera, koji
su u Hollywood donijeli europski ekspresionistički tretman
filmske slike.
Važan je i snimateljski rad Charlesa Lawtona
jr. (1904-1965) u Wellesovu filmu Dama
iz Šangaja (1948) i Teda McCorda (1900-1976)
u Blagu Sierra Madre (J.
Huston, 1948).
Treći čovjek i drugi filmovi pedesetih: tehnološke novine
Carol Reed 1950. snima film Treći čovjek. Za kamerom
je Robert Krasker (1913-1981). Njegova crno-bijela fotografija
odlikuje se izrazitim funkcionalnim kontrastom svjetla
i sjene, naglašenim dugim sjenama i građenim osvjetljenjem
često u ekspresionističkom stilu, što sve znatno pridonosi
sugestivnu stvaranju psihoze poratnoga Beča (usporedi s
fotografijom Gorana Trbuljaka u Tadićevu filmu Treća
žena).
U Francuskoj, praktički istodobno, nastaju dva filma
vrlo važna sa snimateljskoga stajališta. To je naglašena
stilizirana fotografija u filmu Orfej (1950)
J. Cocteaua (snimatelj je Nicholas Hayer), u kojem je poetska
filmska vizija o životu i smrti ostvarena uporabom zrcala
i usporenoga pokreta unatrag. Drugi film koji valja istaknuti
Ophülsov je Vrtuljak (1950), s pričom smještenom
u belle époque (snimatelj Christian Matras, 1903-1977).
Bio je to snimatelj kojega su u počecima smatrali relativno
’hladnim’, da bi uskoro bio otkriven kao majstor složenih,
vrlo efektnih, ali i funkcionalnih pokreta kamerom. Po
tome su poznati i neki drugi njegovi filmovi, kao OphĂlsovi Užitak (1951), Madame
de... (1953), Lola Montez (1955), odnosno
film Fanfan la Tulipe (C.
Jaque, 1951). Ophüls, koji je u Hollywoodu surađivao sa
snimateljima F. Planerom i E. Schüfftanom nakon povratka
u Francusku uglavnom surađuje s Matrasom. Valja istaknuti
redateljevu naklonost prema izgradnji svjetla (voli protusvjetlo,
plastičnost koja se postiže igrom svjetla i sjene). Ophüls
se inače smatra redateljem s posebno izgrađenim senzibilitetom
za kameru (možemo ga donekle usporediti s Jacquesom Tourneurom).
Japanska kinematografija također donosi novi fotografski
stil, specifičan za tu zemlju. Snimatelj Kazuo Miyagava
u Kurosawinu filmu Rašomon (1950)
otkriva izniman smisao za kompoziciju kadra, likovnost,
uključujući u to i pokrete kamere.
Snimatelj MacDonald snima 1953. film Nijagara (H.
Hathaway) s Marilyn Monroe u glavnoj ulozi. Prvi put govori
se o tzv. erotskoj filmskoj fotografiji. Iz tih godina
važan je i film Rijeka bez povratka (O. Preminger,
1954) snimatelja Josepha LaShella. U tom filmu, snimljenu
u tehnici cinemascopa, dobro
je iskorištena širina formata, čime je postignuta iznimna
dramatičnost prostora.
Godine 1952. John Huston i snimatelj Oswald Morris realiziraju
film Moulin
Rouge, nastojeći boju prilagoditi koloritu slika
Henrija Toulouse-Lautreca. Postižu mekoću fakture slike,
nezasićenost boja, svojevrstan fotografski impresionizam.
To je bilo moguće jedino primjenom technicolor-postupka
i prilagodbom obrade filmske vrpce. Sličan rezultat postižu
i u filmu Moby Dick (1956.).
Technicolor-tehnologija bila
je dosta složena i skupa, pa se nastojalo
pronaći neko jednostavnije i praktičnije
rješenje. Pronađen je eastmancolor.
Tijekom negativskog odnosno pozitivskog
procesa stvaraoci boje nalaze se u troslojnoj emulziji
(kod ranijih materijala kromogene sastavnice bile su u
razvijaču), što poslije primjenjuje i Agfa, a pridružuje
im se i treći proizvođač, japanski Fuji.
Snimatelji su se postupno zasitili teških, glomaznih
studijskih kamera i željeli su snimati na drukčiji, znatno
životniji, spontaniji način, tako da kameru mogu podrediti
sebi, svojim zahtjevima, odnosno protagonistima. Još 1948.
snimatelj Guy Green u Leanovu filmu Oliver Twist rabi
malu, laganu ručnu kameru za 35 mm film Eyemo i snima vozeći
se u dječjim kolicima.
U poetskom dokumentarcu Roberta Flahertyja Priča iz Louisiane (1948)
16 mm kamerom rukuje Richard Leacock. Dvanaest godina poslije
on je autor, uz Pennebakera i Cassavetesa, manifesta novog
američkog filma (New American Cinema).
Kako su se zauzimali za nezavisni film i demokratske načine
produkcije, to je utjecalo i na način snimanja. Riječ je
poglavito o ručnoj kameri koja je lako prenosiva i kojom
se može snimati s ramena (slobodna kamera). Pennebaker
i Leacock 1959. konstruirali su takvu kameru za16 mm format
filmske vrpce.
Fellini, Kelly, Kubrick, Welles
i proširenje ekrana
Federico Fellini 1954. snima film Cesta (1954) —
fotografija snimatelja Otella Martteilija donekle ukazuje
na stil fotografije u budućim Fellinijevim filmovima. Poziv na ples (G.
Kelly, 1956) koji su snimili Freddie Young i Joseph Ruttenberg,
važan je po tome što se prvi put u filmu kombinira glumac
i crtani lik (tehnika maskiranja u optičkim strojevima
za kopiranje).
Stanley Kubrick i njegov snimatelj Georg Krause snimaju Staze slave (1957).
Crno-bijela fotografija u tom filmu potpuno je prilagođena
sadržaju.
Zrno zla (O. Welles, 1958)
u kojem je za kamerom Russell Metty (1906-1978)
odlikuje se izrazito kontrasnom crno-bijelom
fotografijom, građenom svjetlom koje
sugestivno dočarava ugođaje, posebice
atmosferu sumraka i noći, te kadrovima
u kojima se rabe složeni kranski pokreti
kamere. Poznata je uvodna sedmominutna
sekvencija. U Njemačkoj snimatelj Heinz
Pehlke 1959. snima film Mrtvački brod,
poznat po tome što je snimljen u studijskim uvjetima, a
usprkos tomu doima se vrlo realistično. Osim toga svaki
je kadar kompozicijski pomno odmjeren, pa dobiva kakvoću
umjetničke fotografije. Čudnovatost je filma u tome što
je, unatoč fotografskoj stilizaciji, to najuvjerljiviji
njemački studijski film pedesetih godina.
Najčešće rabljena kamera u studijskim uvjetima snimanja
bila je francuska Debrie
Super-Parvo-Color, teška osamdesetak kilograma. Pedesetih
godina dobiva dva važna dodatka: refleksno tražilo (izravno
promatranje slike koja se snima) i uređaj za smanjenje
vibracija.
U Americi je snimatelj Leon Shamroy (1901-1974) važan
po tome što je među prvima u Hollywoodu rabio zoom-objektive,
a posebice je cijenjen kao snimatelj prvih cinemascope-filmova,
kao što su Tunika (H. Koster, 1953), Egipćanin (M.
Curtiz, 1954) i Kralj i ja (W. Lang, 1956). Robert
Surtees (1906-1985), koji je u 52 godine aktivna snimateljstva
16 puta nominiran za nagradu Oscar,
a primio ga je tri puta, 1959. snima Ben-Hura (W.
Wyler) na 65 mm filmskoj vrpci. Za fotografiju u tom filmu
nagrađen je Oscarom, kao i za filmove Rudnici
kralja Salamona (C. Bennett, 1950) i Grad iluzija (V.
Minnelli, 1952).
U Francuskoj počinje proizvodnja prvog zoom-objektiva
rađena po njemačkoj konstrukciji (Voigtländer). Zoom pripada
u tehnička pomagala koja su najočitija nazočnost filmske
tehnike. Osim toga zoom je na određen način ’srušio’ razinu
estetike filmske fotografije, bez obzira na sve njegove
očite prednosti. Pedesete godine prošloga stoljeća godine
su proširenja dimenzija filmske slike, i to poglavito u
vodoravnom smjeru. Osim cinemascopea, to su još
tehnike cinerame, vista-vision, todd-AO.
Modernizam šezdesetih; novi filmski materijali, nova
kamera
Od 1958. film kao da je preplavljen
’novim valovima’. S jedne strane to su zreli autori, a
s druge ljudi skloni avangardnim težnjama. Osnova svega
prekid je sa starom tradicionalnom kinematografijom i želja
da se svijet prikaže onakvim kakav jest u zbilji. Da bi
se to ostvarilo, nužno je bilo mijenjati dotadašnju dramaturgiju,
ali i konvencionalan način snimanja. Snima se iz ruke,
kamera je vrlo dinamična, često se rabe kosi kadrovi, neoštrine
se više ne smatraju greškom, rabe se neobični rakursi,
filmski materijal visoke osjetljivosti i snima se pri ambijentalnom
svjetlu.
Izrazit je primjer toga stila film J. L. Godarda Do posljednjeg daha (1960).
Snimatelj je bio Raoul Coutard.
Fotografija u filmu Osam i pol (1963) F. Fellinija
posve je drukčijega stila od francuskih improvizacija.
Snimatelj Gianni di Venanzo (1920-1966), koji se prije
toga istaknuo snimajući Antonionijeve filmove Noć(1961)
i Pomračenje (1962),
u kojima kompozicijom kadra, rasvjetom i pokretima kamere
uspješno sugerira ljudsko otuđenje, u Fellinijevu filmu
fotografski vrsno spaja zbilju i fantastiku. Koristeći
se izražajnim sredstvima crno-bijele fotografije, osobito
kontrastom, izvanredno sugerira psihološko stanje likova.
Iako su ponekad Felliniju zamjerali, posebice kad je riječ
o ovom filmu, određen stupanj manirizma, sa snimateljskoga
stajališta možemo reći da on pripada onim redateljima koji
se izražavaju poglavito vizualnim sredstvima.
U ovom razdoblju ništa manje važan nije ni francuski snimatelj
Henri Decae, koji je snimio prva četiri filma Claudea Chabrola
(poslije za njega snima Decaeov asistent Jean Rabier),
ali i niz ’crnih’ kriminalističkih filmova redatelja J.-P.
Melvillea i L. Mallea. Bljedoliki ubojica (Melville,
1967) primjer je kako se izborom boje (poglavito tercijarnih
boja) i izgradnjom svjetla može prikazati osamljenost junaka.
Njegova je fotografija stilizirana, mogli bismo reći ’hladna’,
u potpunosti prikladna priči filma.
|
Let iznand kukavičjeg gnijezda,
Miloš Forman, 1975. |
Početkom šezdesetih godina, posebice u Europi, prioritet
dobiva Agfacolor negativ-pozitiv proces. Emulzija je sada
osjetljivija (16 DIN). Tijekom 1964, kad su se ujedinile
tvrtke Gevaert i Agfa, proizveden je novi maskirani negativski
film gevacolor osjetljivosti
21 DIN. Iste godine Kodak donosi na tržište eastman 4-X-negativ,
crno-bijeli film osjetljivosti 500 ASA (21 DIN).
Idealna 35 mm kamera za nove uvjete snimanja bila je lagana Arriflex 35IIB.
U studijskim uvjetima snimanja teška Super-Parvo-Color
biva zamijenjena kamerom Arriflex 300 Blimp. I ta je kamera
glomazna, ali postoji mogućnost da se izvadi iz metalnog
oklopa (blimpa), koji osigurava bešuman rad mehanizma i
tada postaje Arriflex 35IIB.
U SAD Henry Hathaway snima film Sinovi Katie Edler (1964),
a za kamerom je poznati snimatelj vesterna Lucien Ballard
(1908-1988). Stanley Donen režira Šaradu (1963),
koju snima jedan od najpoznatijih i najproduktivnijih holivudskih
snimatelja Charles Lang, Hitchcock za filmove Ptice (1963)
i Marnie (1964)
angažira svoga najdražeg snimatelja Roberta Burksa (1910-1968).
U Pticama surađuje
s majstorom trika L. A. Hamptonom u ukupno 371 trik-kadru.
Tu je primijenjena tz. matte-painting tehnika (kombinacija
zbiljskih događanja i naslikanih dijelova kadra, uz pomoć
maske).
Neki drukčiji Europljani
U Europi je vodeći pokret novi njemački film s nizom
novih redatelja i snimatelja. Jedan od najzanimljivijih
filmova, barem sa snimateljskog aspekta, djelo je redatelja
Herberta Veselyja i njegova snimatelja Wolfa Wirtha Kruh
ranih godina (1961). Iako su ga neki smatrali odveć
ekstravagantnim, film je pod očiglednim utjecajem Resnaisove Hirošima, ljubavi moja (1959)
i Prošle
godine u Marienbadu (1961) — snimio ih je slavni
snimatelj P. Greenawaya, Sasha Vierny. U filmu su vidljivi
neobični rakursi i neobične kompozicije kadra uz naglašene
pokrete kamere i uporabu uskokutnika velikih žarišnih
duljina. To je nova estetika u stilu fotografija agencije
Magnum Werner Herzog i u suradnji sa snimateljima Jorgom
Schmidtom-Reitweinom i Thomasom Mauchom. Oni su uspješno
vizualizirali njegove često ekstremne ideje, neobičnost
sadržaja i egzotičnost, te čarobne ambijente.
|
Stalker, Andrej Tarkovski, 1979. |
Koliko filmovi hvaljenoga R. W. Fassbindera oduševljavaju
izrazom, snimateljski se gledatelju čini da je sve to već
negdje vidio, samo da je sad tehnika primijenjena na neke
druge sadržaje. Osim toga, kamera često šteti sadržaju,
pa bi se za neke filmove moglo reći: više forme nego sadržaja.
Godine 1968. nastaje jedan od najvažnijih filmova znanstvene
fantastike: 2001:
Odiseja u svemiru u režiji S. Kubricka. Redatelj
filma, prije i sam fotograf, svakako pripada u filmske
genije, poput Orsona Wellesa. Vrstan je poznavatelj svih
izražajnih mogućnosti filma, a posebice rada s kamerom.
Mogli bismo ga nazvati camera-director. 2001:
Odiseja u svemiru (snimatelji su bili prvobitno
Geoffrey Unsworth (1914-1978), a u većem dijelu John
Alcott (1931-1986) film je čudesnih posebnih efekata,
rada s maketama, što u potpunosti podupire iluziju. Pritom
je velika zasluga specijalista za trik-snimanja, kao
što su D. Trumbull, W. Weevers, C. Pederson i B. Abel.
Film je dobar primjer kako se konvencionalan način snimanja
trikova zamjenjuje novim, elektronskim i računalnim. Najfascinantniji
prizor iz filma jest let astronauta Bowmana kroz vrijeme
— put kroz psihodelički svjetlosni koridor, što ga je
realizirao Douglas Trumbull specijalnim animacijskim
uređajem. Nakon toga u filmskoj se praksi za takvu tehniku
rabi naziv slit-scan,
a riječ je o optičkim efektima, odnosno animiranim simulacijama.
Potkraj šezdesetih u kinematografiju je uvedena halogena rasvjeta,
stabilna u temperaturi boje, što je jednako važno za filmsko
i televizijsko snimanje.
Kodak je usavršio proizvodnju svojih filmova. Na tržište
je lansiran eastman-color
negativski film 5254, koji se odlikovao sitnim
zrnom i poboljšanom oštrinom. Uveden je i novi proces
razvijanja ECN-2.
Arriflex konstruira potpuno blimpiranu 35 mm studijsku
kameru 35BL, koja je bila petnaest kilograma lakša od prethodnih,
pa se, kad je trebalo, mogla rabiti i za snimanja s ramena.
Sedamdesete godine
Početkom sedamdestih godina, kao što smo već napomenuli,
u kinematografiji postoje osjetljivi filmovi, mala snažna
rasvjetna tijela i objektivi velike svjetlosne moći. Rabi
se i forsirano razvijanje materijala, čime se još više
podiže osjetljivost filma (za oko jedan otvor blende, dakle
oko 3 DIN-a). Praktički to znači da je sada snimatelju
na raspolaganju oko
6 otvora blende više nego što je to bio slučaj u pedesetim
godinama. Počinje trend snimanja filmova pri postojećem (ambijentalnom
ili nađenom) svjetlu, što
filmu daje još izrazitiju autentičnost.
No, u to vrijeme moguće je zapaziti još jednu tendenciju.
Koliko su god filmovi i objektivi sve savršeniji, kao da
se nastoji pobjeći od realistične slike, pa se faktura
slike umekšava, smanjuju se kontrast i oštrina, nastoje
se desaturirati boje i slično. Snimatelji kao da prosvjeduju,
kvare sliku. Pritom se često zaboravlja da slikovna izražajna
sredstva itekako snažno djeluju na gledateljeve emocije.
Prisjetimo se filmova Putovanje (1974) Vittorija
de Sice i snimatelja Ennija Guarnierija, zatim Nashville (R.
Altman, 1975) snimatelja Paula Lohmanna, u kojem je slika
posve ’pomaknuta’ od reprodukcije boje, svjetla, ekspozicije,
oštrine, zrna i kontrasta.
Dakako postoje i suprotni primjeri. Snimatelj Robert
Surtees (1906-1985) u filmu Žalac (G.
R. Hill, 1973) mijenja reprodukciju boje, da bi postigao
karakter fotografija i atmosferu tridesetih godina. Smanjena
je oštrina, boje su više nezasićene nego zasićene, svjetlo
je niska kontrasta, pa se cjelokupna faktura slike približila
stilu tadašnjih filmova, koloritu i svjetlu sa slika i
fotografija koje pamtimo iz tog vremena.
Ponekad se ta ’neušminkana’ filmska fotografija rabila
zato što je filmska produkcija imala malo novca, pa se
moralo snimati na autentičnim mjestima, uz malo rasvjete,
i tomu prilagoditi razvijanje. Ti su filmovi, ipak, ponekad
otkrili draž tehničke nesavršenosti u korist umjetničkih
namjera. Jasno u svemu tome postoje i gledatelji koji su,
zbog dominacije holivudskoga filma, naučeni na savršenstvo
slike, te ne vole da je netko kvari, poružnjuje. Za tako
nešto potrebno je vrijeme, navika. Ni televizija, zbog
tehničkih ograničenja, ne voli prikazivati takve filmove,
jer ne odgovaraju televizijskim tehničkim standardima.
Drukčiju, moderniju, fotografiju, drukčiji snimateljski
senzibilitet, 1975. u kinematografiju donose Stanley Kubrick
i John Alcott u filmu Barry Lyndon.
Gradnja svjetla u tom filmu pod očitim je utjecajem nizozemskih
slikara, svjetlo je mekano i niska kontrasta. Rabi se postojeća
dnevna difuzna svjetlost, a zahvaljujući objektivima velike
svjetlosne moći (Zeiss f 0,7/50 mm) postiže se maksimalna
realističnost (prizori uz svjetlost svijeća).
Snimatelj Haskell Wexler snima 1975. Formanov film Let iznad kukavičjega gnijezda.
Wexler je na sebe skrenuo pozornost filmom Tko se boji Virginije Woolf (M.
Nichols, 1966) i dokumentarno-igranim filmom Srednje hladno (1969).
On je među prvim snimateljima koji su završili studij (Berkeley).
Usavršio je u SAD snimanje pri indirektnom svjetlu (softlights).
U tom pogledu posebice je indikativan film Tko se boji Virginije Woolf?
U Europi započinje značajna suradnja Wenders / MĂller.
U nizu filmova koje su zajednički ostvarili valja istaknuti Alice u gradovima (1973), Pogrešan
pokret (1974), Tijekom vremena (1976), Američki prijatelj (1977)
i Paris, Texas (1984).
Robby (Robert) Müller (1940) odlikuje se ’čistom’ fotografijom.
Snima u uvjetima postojećega svjetla, pomno birajući prikladne
ugođajne lokacije. Kao rijetko koji snimatelj, on dogovorno
s redateljem rabi boju, i to posebice u izražajne svrhe
povezane s pričom filma. Istodobno francuski snimatelj
Henri Decae (1915-1987), poznat po suradnji s redateljima
Melvilleom, Chabrolom, Malleom, Clementom, Truffautom,
Molinarom, Vadimom, Loseyjem, Glenvilleom, Stevensom i
Pollackom, snima cinemascope-film Bobb
Deerfield (S. Pollack,1977).
Elektronička slika prodire u kinematografiju
Godina 1977. godina je svemirskih bajki u američkom filmu.
Tada nastaju filmovi poput Ratova zvijezda (redatelj:
G. Lucas, snimatelj: Gilbert Tavlor) i Bliski susreti treće vrste (redatelj:
S. Spielberg, snimatelji: Vilmos Zsigmond, John Alonzo,
Laszlo Kovacs, Douglas Slocombe, William A. Fraker i Douglas
Trumbull). Dvije godine poslije nastaje svemirski horor Tuđinci (redatelj:
R. Scott, snimatelji: Derek Vanlint i Denys Ayling).
Spielberg i Lucas slove kao obnovitelji i tvorci trikova,
majstori manipulacije filmskim slikama. Od tog vremena
na drukčiji se način procjenjuje i uloga snimatelja. Uz
snimateljsko ime ravnopravno se javlja i ime tvoraca posebnih
efekata. Američki redatelji u tom razdoblju zanimaju se
i za zbilju. Posebice obrađuju rat u Vijetnamu. Snimajući
takve filmove afirmirala su se i neka nova snimateljska
imena, koja će poslije postići svjetsku slavu. Primjerice
Vittorio Storaro (Apokalipsa
sada, 1979), Vilmos Zsigmond (Lovac na jelene,
1978), i poslije Robert Richards (Platoon, 1986).
Američki je film sve rafiniraniji, tehnički savršen,
ali i skuplji. Nove tehnike računalne animacije i postupak motion-control podižu
cijene filmova do neizmjernih svota. Računalna tehnologija
postupno istiskuje desetljećima prisutan optički stroj
za kopiranje. No, na ovom mjestu nužno je spomenuti ime
Richarda Edlunda, majstora maskiranja pri optičkom kopiranju.
Za svoje izvanredne efekte nagrađen je Oscarom,
i to za Lucasovu svemirsku trilogiju.
Pjesnik s filmskom kamerom: Andrej Tarkovski i ostali
U nekadašnjem Sovjetskom Savezu 1979. Andrej Tarkovski
snima svoj posljednji film prije odlaska na Zapad Stalker.
Snimatelj je bio Aleksander Kniazhinski. Film je to o putovanju
u imaginarnu ’zonu’, zemlju ispunjenu mirom, ali bez života.
Prikazao je to ekspresivnim kompozicijama kadra i zasićenim
tamnim tercijarnim bojama. Gledatelj treba taj film, kao
i ostale filmove Tarkovskog, gledati u kinematografu, a
ne na televizijskom ekranu, jer samo se tako može u potpunosti
doživjeti njihova auditivno-vizualna snaga. Tarkovski slijedi
svoj likovni način izražavanja još od filma Ivanovo djetinjstvo (1962),
preko Andreja
Rubljova (1966) i Solarisa (1972) koje je
snimio Vadim Ivanovič Jusov (1929), do Zrcala (1974).
Na Zapadu snima Nostalgiju (1983), snimatelj
je Giuseppe Lanci, i Žrtvu (1986), snimatelj je
Sven Nykvist.
Promjene se događaju i u njemačkoj kinematografiji. Nastaje
film koji se znatno razlikuje od radova mladog njemačkog
filma. To je Podmornica (1980) Wolfganga
Petersena i njegova snimatelja Josta Vacana. Taj je film
vrlo skup i za njemačke prilike, ali je postigao svjetski
uspjeh, a redatelju i snimatelju otvorena su vrata Hollywooda.
Osim toga Vacano je nominiran za Oscara. Fotografiju
odlikuje vrlo dinamična kamera (steadicam), snimanje
u uvjetima ambijentalnoga svjetla, što filmu daje iznimnu
realističnost, te vrstan spoj trikova i posebnih efekata
(uključujući snimanje maketa i primjenu tehnike prednje
projekcije) i zbiljskih prizora.
Vacano nakon toga snima niz komercijalnih filmova, poput Nedovršene priče (W.
Petersen, 1984), Robocopa (P. Verhoeven, 1987), Totalnog opoziva (P.
Verhoeven, 1990).
Kad je 1982. Spielberg odlučio snimiti film E. T., sjetio
se nekadašnjega kolege sa studija Allena Daviaua, s kojim
je nekada snimio kratkometražni 35 mm film. Daviau je poglavito
snimao promidžbene filmove, a Spielberg je u trenutku donošenja
odluke o snimatelju svoga budućeg filma gledao njegov prvi
televizijski film. Spomenimo samo da je Daviau u međuvremenu
pet puta nominiran za Oscara,
i to za filmove E. T., Boja purpura, Carstvo sunca, Avalon i Bugsy.
Tehnički noviteti
Snimatelji su još tijekom sedamdesetih 20. stoljeća mogli
rabiti brojne tehničke izume koji su im olakšavali rad.
Dok su nekada morali improvizirati i sami tražiti rješenja,
sada za gotovo sve već postoji gotovo tehničko rješenje.
Zadržat ćemo se, barem pregledno, na najvažnijim pomoćnim
sredstvima.
Kran Chapman za visine do 12 metara, a u širinu do 15 metara,
rabio se sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Posebice
je rado rabljen zbog tihog rada, pa se mogao koristiti
i za tonska snimanja.
|
E.T., Steven Spielberg, 1982. |
Za snimanja iz zraka (helikoptera) rabio se izum wesscam.
Kamera se nalazi izvan helikoptera u posebnoj kugli, a
snimatelj njome upravlja iz helikoptera s pomoću videopogona.
Sve veća minijaturizacija u elektronici i proizvodnja chipova potaknula
je konstrukciju lagane 16 mm kamere Arri 16SR, a u Austriji
je 1979. proizvedena kamera Moviecam, s nizom novih elektroničkih
finesa.
Tvrtka Zeiss proizvodi svjetlosno jak objektiv za filmska
snimanja 1:1, 2.
Steadicam, uređaj bez kojega je danas nemoguće zamisliti
snimanje dinamičnih prizora, služi i kao dobra zamjena
za vožnju kamere i male kranske pokrete te omogućava snimanje
dugih kadrova, što je u to je vrijeme značilo pravu revoluciju
u tehnici snimanja.
Sachtler konstruira nove tipove tronošca, vrlo lagane
i stabilne, s tzv. fluid-glavom. U tehnici kopiranja Geyer-Peterson
uvode vlažno kopiranje, čime se postiže optimalno uklanjanje
ogrebotina, prašine i sličnih smetnji, a rezultat su kopije
vrsne kakvoće.
Agfa-Gevaert uvodi novi pozitivski materijal oznake 6.82
za brzo kopiranje u ECN-2 procesu.
Njemački proizvođač Dedo Weigert proizvodi posebna mala
rasvjetna tijela (reflektore) — dedolight, za snimanje
u uskim prostorima (primjerice u automobilu).
Japanska tvrtka Pentax donosi na tržište 1982. spot-svjetlomjer,
koji mjeri površine od jednog stupnja.
Talijanski elemack uređaj je kojim je kameru moguće
voziti uskim hodnicima ili kroz male stanove. Takav uređaj
usavršen je u Njemačkoj pod nazivom Panther.
U vrijeme kad se snimaju pretežno akcijski filmovi, 1985,
pojavljuje se film Moja
Afrika redatelja S. Pollacka i snimatelja Davida
Watkina, nagrađen Oscarom za
fotografiju. Posebice je zanimljivo kako Watkin u tom filmu
rabi dva različita filmska negativa Agfa XT (koristi
se njime oko 90 posto) i Eastman Color (oko 10 posto).
Na taj način snimatelj određuje što će snimiti na kojem
materijalu, koristeći se njegovim prednostima i nedostacima.
Isti je snimatelj dvije godine prije, 1983, snimio film
redateljice Barbre Streisand Yentl, u kojem je
predstavio cjelokupan registar svojega snimateljskog umijeća
(od uporabe cijele palete objektiva — od ekstremnih širokokutnika
do ekstremnih uskokutnika, do izgradnje svjetla, pri
čemu se koristi svim vrstama svjetla s obzirom na smjer
i kakvoću, uz snimanje iz ekstremnih rakursa, uporabu efektnih
kranskih pokreta i snimanje steadicamom). Možemo
reći da je film Yentl, neovisno
o njegovim drugim vrlinama i slabostima, u snimateljskom
smislu pravi katalog filmske tehnike osamdesetih godina.
Nove emulzije, nova snimateliska tehnika i nova snimateljska imena
Potkraj 1984. Kodak unosi novosti
u proizvodnju filmova, što se posebice odnosi na kakvoću
zrna u emulziji (T-zrno). Time je postignut trojaki rezultat:
veća osjetljivost filma, povećana oštrina slike i bolja
reprodukcija boja. Osim toga ništa manje važan podatak:
skraćeno je vrijeme obrade filma, za oko 40 posto. Kodak
donosi na tržište ECR-filmove koji se odlikuju stabilnošću
boja.
Konstruirani su i novi tipovi kamera, poput primjerice
Arriflex 435, 535 i 765, zatim razni modeli kranova (Sky-Remote-kran,
Pegasus-kran i dr.) kojima se upravlja na daljinski pogon
s pomoću sustava videonadzora. To je ujedno vrijeme prodora
digitalne tehnike u kinematografiju, što omogućuje provedbu
praktički svega zamišljenog.
S obzirom na novi televizijski format 16: 9, sve se više
snima na novom filmskom formatu Super-16.
Valja spomenuti još neke važne snimatelje koji se pojavljuju
u to vrijeme, a koji su poslije ostvarili zavidne uspjehe
u karijeri: Philippe Rousselot, John Seale, Dean Semler,
Tony Pierce Roberts, Jürgen Jurges, John Toll, Stephen
Goldblatt, Janusz Kaminski, Robert Richardson, Darius Khondji,
Slawomir Izdiak, Jean-Yves Escoffier, Ueli Steiger, Michael
Ballhaus, Dietrich Lohmann, Phaedon Papamichael, Dion Beebe,
Emanuel Lubezki, Roger Pratt, Oliver Wood, Roger Deakins,
John Baily.
Budućnost snimateljstva
U budućnosti će biti doista teško razlikovati filmsku zbilju
od digitalne zbilje na ekranu, virtualni svijet od stvarnoga.
Nadalje, očito dolazi razdoblje multimedija — razdoblje
u kojem će kino i dalje trebati filmove, ali filmovima
neće biti nužan kinematograf. Snimatelj budućnosti proizvodit
će sliku koja pripada novom umjetničkom, tehničkom i industrijskom
sustavu — multimedijskom razdoblju. To je razdoblje miješanja
medija, mjultimedijskog izražavanja, gdje će film biti
samo jedna od sastavnica, svakako nezaobilazna.
A cinéma? Nakon duljega romantičnog, dinamičnog,
životnog i fantastičnoga stoljetnog razdoblja, naše poimanje
pojma cinéma pomalo je već iza nas.
Snimatelj će međutim uvijek biti potreban. Samo što taj ’novi’
snimatelj više nije toliko ovisan o kemijskom procesu, o
baratanju filmskom emulzijom i radu sa svjetlom. Njegovo
znanje nužno se mora proširiti i na druga područja, poglavito
računalstvo i elektroničku sliku. Digitalno će ubrzo zamijeniti
analogno. Uz umijeće i dostatnu tehničku spremnost, snimatelj
od sada mora itekako znati što se sve može dogoditi s njegovom
slikom od faze snimanja do postprodukcije. Stoga će se on
u budućnosti znatno više baviti tehnikom, a manje kreativnošću.
No, ma koliko se profil snimateljske profesije izmijenio,
ostaju neki osnovni preduvjeti važni za to zanimanje. Na
neke od njih pokušali smo ukazati ovim sažetim pregledom
povijesti svjetskog snimateljstva u igranom filmu.